Введение. Эпоха возрождения.

advertisement
Содержание
Введение. Эпоха возрождения.
Искусство раннего возрождения
Период высокого ренессанса
Леонардо да Винчи
Рафаэль
Микеланджело
Юношеские годы
Сикстинский плафон
Гробница Юлия II
Зрелый мастер
Литература
1
Введение. Эпоха возрождения.
Искусство раннего возрождения
В первых десятилетиях XV века в искусстве Италии происходит решительный
перелом. Возникновение мощного очага Ренессанса во Флоренции повлекло за
собой обновление всей итальянской художественной культуры. Творчество
Донателло, Мазаччо и их сподвижников знаменует победу ренессанского
реализма, существенно отличавшегося от того "реализма деталей", который был
характерен для готизирующего искусства позднего треченто. Произведения
этих мастеров проникнуты идеалами гуманизма.Они героизируют и
возвеличивают человека, поднимают его над уровнем обыденности.
В своей борьбе с традицией готики художники раннего Возрождения искали
опору в античности и искусстве Проторенессанса. То, что только интуитивно,
на ощупь искали мастера Проторенессанса, теперь основывается на точных
знаниях.
Итальянское искусство XV века отличается большой пестротой. Различие
условий, в которых формируются местные школы, порождает разнообразие
художественных течений. Новое искусство, победившее в начале XV века в
передовой Флоренции, далеко не сразу получило признание и распространение
в других областях страны. В то время как во Флоренции работали Брунелесски,
Мазаччо, Донателло, в северной Италии еще были живы традиции
византийского и готического искусства, лишь постепенно вытесняемые
Ренессансом.
Главным очагом раннего Возрождения была Флоренция. Флорентийская
культура первой половины и середины XV века разнообразна и богата. С 1439
года, со времени состоявшегося во Флоренции вселенского церковного собора,
на который прибыли в сопровождении пышной свиты византийский император
Иоанн Палеолог и константинопольский патриарх, и особенно после падения
Византии в 1453 году, когда многие бежавшие с Востока ученые нашли
прибежище во Флоренции, город этот становится одним из главных в Италии
центров изучения греческого языка, а также литературы и философии Древней
Греции. И все же ведущая роль в культурной жизни
Флоренции первой половины и середины XV века, бесспорно, принадлежала
искусству.
Период высокого ренессанса.
Период эпохи Возрождения внес вклад огромной важности в мировую
художественную культуру. Это был период войн и экономического ослабления,
но не смотря на это творческое созидание было неутомимой потребностью
людей того времени. Художественная жизнь переживала подъем в рисунке,
гравюре, скульптуре и во всех других ее проявлениях.
Период Высокого Ренессанса представляет собой апогей эпохи
Возрождения. Это был небольшой период, продолжавшийся около 30 лет, но в
2
количественном и качественном уровне, этот отрезок времени подобен векам.
Искусство Высокого Возрождения является суммированием достижений 15
века, но в то же время это новый качественный скачок как в теории искусства,
так и в его воплощении. Но не только в искусстве. В области науки также
делалось множество смелых предположений и открытий, хотя некоторые из
«титанов» шагнули далеко за пределы своей эпохи сделав поистине величайший
вклад в историю науки и техники. Необычайную "уплотненность" этого
периода можно объяснить тем, что количество одновременно (в один
исторический период) работающих гениальных художников является неким
рекордом даже для всей истории искусства. Достаточно назвать такие имена как
Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело и все сразу станет ясно. Самое
важное, что мы видим, изучая биографии великих деятелей живописи
Возрождения, что их деятельность неизменно выходила за рамки чисто
изобразительного искусства; пожалуй, наиболее ярко мы видим это на примере
Леонардо – человека, оставившего громадный след не только в искусстве, но и
науке.
Леонардо да Винчи
«Подчиняясь жадному своему влечению, желаю увидеть великое
множество разнообразных и странных форм, произведенных искусной
природой, блуждая среди темных скал, я подошел ко входу в большую пещеру.
На мгновение я остановился перед ней пораженный… Я наклонился вперед,
чтобы разглядеть, что происходит там в глубине, но великая темнота мешала
мне. Так пробыл я некоторое время. Внезапно во мне пробудилось два чувства:
страх и желание; страх перед грозной и темной пещерой, желание увидеть, нет
ли чего-то чудесного в ее глубине».
Так пишет о себе Леонардо да Винчи. Не запечатлен ли в этих строках
жизненный путь, умственная устремленность, грандиозные поиски и
художественное творчество этого человека, одного из величайших гениев
мировой истории?
По свидетельству Вазари, он «своей наружностью, являющей высшую
красоту, возвращал ясность каждой опечаленной душе». Но во всем, что мы
знаем о жизни Леонардо, нет как бы самой личной жизни: ни семейного очага,
ни счастья, ни радости или горя от общения с другими людьми. Нет и
гражданского пафоса: бурлящий котел, который представляла собой тогдашняя
Италия, раздираемая противоречиями, не обжигает Леонардо да Винчи, как
будто бы никак не тревожит ни сердца его, ни дум. А между тем нет, быть
может, жизни более страстной, более огненной, чем жизнь этого человека.
Познать и в познании овладеть миром видимым и невидимым, тем, что
кроется в темной пещере. Ибо человек универсален. Познать опытом и овладеть
в творчестве, ибо для человека небо не «слишком высоко», а центр земли не
«слишком глубок» и человек должен уподобиться сам той силе, той энергии,
которую в покорном неведении он так долго называл богом. Власть через
познание. Какая упоительная мечта, пьянящая страсть! Этой страстью был
одержим Леонардо, и в сердце его и в уме он вступала, вероятно, в единоборство
со смущением, порождаемым темными глубинами чудесной пещеры. Человеку
суждено потревожить их. Но не поглотят ли они его самого за такую дерзость?
Леонардо да Винчи сознавал всеобъемлемость своего ума и
художественного гения. Шаг за шагом, подчиняясь своему влечению, его
3
исследовательская мощь прокладывала себе путь во всех областях знания, среди
темных скал к таинственной пещере. Бесконечно пленительно искусство
Леонардо, на котором лежит печать тайны.
Леонардо да Винчи родился в 1452г. в селении Анкиано, около города
Винчи, у подножия Албанских гор, на полпути между Флоренцией и Пизой.
Величественный пейзаж открывается в тех местах, где протекало его
детство: темные уступы гор, буйная зелень виноградников и туманные дали.
Далеко за горами – море, которого не видно из Анкиано. Затерянное местечко.
Но рядом и просторы, и высь.
Леонардо был внебрачным сыном нотариуса Пьеро да Винчи, который сам
был внуком и правнуком нотариусов. Отец, по-видимому, позаботился о его
воспитании.
Исключительная одаренность будущего великого мастера проявилась
очень рано. По словам Вазари, он уже в детстве настолько преуспел в
арифметике, что своими вопросами ставил в затруднительное положение
преподавателей. Одновременно Леонардо занимался музыкой, прекрасно играл
на лире и «божественно пел импровизации». Однако рисование и лепка больше
всего волновали его воображение. Отец отнес его рисунки своему давнишнему
другу Андреа Верроккио. Тот изумился и сказал, что юный Леонардо всецело
посвятить себя живописи. В 1466 г. Леонардо поступил в качестве ученика во
флорентийскую мастерскую Верроккио. Мы видели, что ему суждено было
очень скоро затмить прославленного учителя.
Следующий эпизод, подробно описанный Вазари, относится к начальному
периоду художественной деятельности Леонардо.
Как-то отец принес домой круглый щит, переданный ему приятелем, и
попросил сына украсить его каким-нибудь изображением по своему вкусу,
чтобы доставить этому приятелю удовольствие. Леонардо нашел щит кривым и
шероховатым, тщательно выпрямил и отполировал его, а затем залил гипсом.
Затем он натаскал в свою уединенную комнату великое множество хамелеонов,
ящериц, сверчков, змей, бабочек, омаров, летучих мышей и других причудливых
животных. Вдохновившись зрелищем этих тварей и воспользовавшись обликом
каждой в самых фантастических сочетаниях, он создал для украшения щита
некое страшное чудище, «которое заставил выползать из темной расщелины
скалы, причем из пасти этого чудовища разливался яд, из глаз вылетал огонь, а
из ноздрей – дым».
Работа над щитом так увлекла Леонардо, что «по великой своей любви к
искусству» он даже не замечал жуткого смрада от подыхавших животных.
Когда почтенный нотариус увидел этот щит, он отшатнулся в ужасе, не
веря, что перед ним всего лишь создание искусного художника. Но Леонардо
успокоил его и назидательно пояснил, что эта вещь «как раз отвечает своему
назначению…» Впоследствии леонардовский щит попал к миланскому герцогу,
который заплатил за него очень дорого.
Много лет спустя, уже на закате жизни, Леонардо, по словам того же
Вазари, нацепил ящерице «крылья, сделанные из кожи, содранной им с других
ящериц, налитые ртутью и трепетавшие, когда ящерица двигалась; кроме того,
он приделал ей глаза, рога и бороду, приручил ее и держал в коробке; все друзья,
которым он ее показывал, от страха пускались наутек».
Он хочет познать тайны и силы природы, подчас зловещие, смертоносные.
Через полное познание природы хочет стать ее властителем. В своих поисках он
преодолевает отвращение и страх.
4
Страсть к фантастическому характерна для Леонардо да Винчи – от
отроческих лет и до самой смерти. И когда эта мощь наполняла все его
существо, он творил великие дела.
Леонардо был величайшим художником своего времени, гением,
открывшим новые горизонты искусства. Он оставил после себя немного
произведений, но каждое из них явилось этапом в истории культуры. Леонардо
известен также как разносторонний ученый. Его научные открытия, например,
его изыскания в области летательных аппаратов представляют интерес и в наш
век космонавтики. Тысячи страниц рукописей Леонардо, охватывая буквально
все области знания, свидетельствуют об универсальности его гения.
Рафаэль
Идеи монументального искусства Возрождения, в которых слились
традиции античности и дух христианства, нашли наиболее яркое выражение в
творчестве Рафаэля (1483—1520). В его искусстве обрели зрелое решение две
основные задачи: пластическое совершенство человеческого тела, выражающее
внутреннюю гармонию всесторонне развитой личности, в чем Рафаэль
следовал античности, и сложная многофигурная композиция, передающая все
многообразие мира. Проблемы эти были разрешены еще Леонардо в «Тайной
вечере» со свойственной ему логикой. Рафаэль обогатил эти возможности,
достигнув поразительной свободы в изображении пространства и движения в
нем человеческой фигуры, безукоризненной гармонии между средой и
человеком. Многообразные жизненные явления под кистью Рафаэля просто и
естественно складывались в архитектонически ясную композицию, но за всем
этим стояли строгая выверенность каждой детали, неумолимая логика
построения, мудрое самоограничение, что и делает его произведения
классическими. Никто из мастеров Возрождения не воспринял так глубоко и
естественно языческую сущность античности, как Рафаэль; недаром его
считают художником, наиболее полно связавшим античные традиции с западноевропейским искусством новой поры.
Рафаэль Санти родился в 1483 г. в городе Урбино, одном из центров
художественной культуры Италии, при дворе герцога урбинского, в семье
придворного живописца и поэта, который и явился первым учителем будущего
мастера. Ранний период творчества Рафаэля прекрасно характеризует
небольшая картина в форме тондо «Мадонна Конестабиле», с ее простотой и
лаконизмом строго отобранных деталей (при всей робости композиции)
и особым, присущим всем работам Рафаэля, тонким лиризмом и чувством
умиротворения. В 1500 г. Рафаэль уехал из Урбино в Перуджу учиться в
мастерской известного умбрийского художника Перуджино, под влиянием
которого написано «Обручение Марии» (1504). Чувство ритма, соразмерности
пластических масс, пространственных интервалов, соотношение фигур и фона,
согласование основных тонов (в «Обручении» это золотистые, красные и
зеленые в сочетании с нежно-голубым фоном неба) и создают ту гармонию,
которая проявляется уже в ранних работах Рафаэля и отличает его от
художников предыдущей поры. В 1504 г. Рафаэль перебирается во Флоренцию,
художественная атмосфера которой была насыщена уже веяниями Высокого
Ренессанса и способствовала его поискам совершенного гармонического
образа.
На протяжении всей жизни Рафаэль ищет этот образ в мадонне, его
многочисленные произведения, толкующие образ мадонны, снискали ему
5
всемирную славу. Заслуга художника прежде всего в том, что он сумел
воплотить все тончайшие оттенки чувств в идее материнства, соединить
лиричность и глубокую эмоциональность с монументальным величием. Это
видно во всех его мадоннах, начиная с юношески робкой «Мадонны
Конестабиле»: в «Мадонне в зелени», «Мадонне со щегленком», «Мадонне в
кресле» и особенно в вершине рафаэлевского духа и мастерства — в
«Сикстинской мадонне». Несомненно, это был путь преодоления
простодушного толкования безмятежной и светлой материнской любви к
образу, насыщенному высокой духовностью и трагизмом, построенному на
совершенном гармоническом ритме: пластическом, колористическом,
линейном. Но это был и путь последовательной идеализации. Однако в
«Сикстинской мадонне» это идеализирующее начало отодвигается на задний
план и уступает место трагическому чувству, исходящему от этой идеально
прекрасной молодой женщины с младенцем-богом на руках, которого она
отдает во искупление человеческих грехов. Взгляд мадонны, направленный
мимо, вернее сквозь зрителя, полон скорбного предвидения трагической
судьбы сына (взор которого также недетски серьезен). «Сикстинская мадонна»
— одно из самых совершенных произведений Рафаэля и по языку: фигура
Марии с младенцем, строго вырисовывающаяся на фоне неба, объединена
общим ритмом движения с фигурами св. Варвары и папы Сикста IV, жесты
которых обращены к мадонне, как и взгляды двух ангелов (более похожих на
путти, что так характерно для Возрождения), — в нижней части композиции,
фигуры объединены и общим золотым колоритом, как бы олицетворяющим
божественное сияние. Но главное — это тип лица мадонны, в котором
воплощен синтез античного идеала красоты с духовностью христианского
идеала, что столь характерно для мировоззрения Высокого Возрождения.
«Сикстинская мадонна» — позднее произведение Рафаэля. До этого, в 1509 г.,
папа Юлий II приглашает молодого художника в Рим для росписи личных
папских комнат (станц) в Ватиканском дворце. В начале XVI в. Рим становится
главным культурным центром Италии. Искусство Высокого Возрождения
достигает своего наивысшего расцвета в этом городе, где волею меценатствующих пап Юлия II и Льва Х работают одновременно такие художники, как
Браманте, Микеланджело и Рафаэль. Искусство развивается под знаком
национального единства (ибо папы мечтали об объединении страны под своей
властью), питается античными традициями, выражает идеологию гуманизма.
Общая идейная программа росписи папских комнат — служить прославлению
авторитета католической церкви и ее главы — папы.
Рафаэль расписывает первые две станцы. В станце делла Сеньятура
(комнате подписей, печатей) он написал четыре фрески-аллегории основных
сфер духовной деятельности человека: философии, поэзии, богословия и
юриспруденции. Для искусства средневековья и раннего Возрождения было
свойственно изображать науки и искусства в образе отдельных аллегорических
фигур. Рафаэль решил эти темы в виде многофигурных композиций,
представляющих иногда настоящие групповые портреты, интересные как своей
индивидуализацией, так и типичностью. Именно в этих портретах Рафаэль
воплотил гуманистический идеал совершенного интеллектуального человека,
по представлению Ренессанса. Официальная программа росписи станцы делла
Сеньятура являлась отражением идеи примирения христианской религии с
античной культурой. Художественная реализация этой программы Рафаэлем —
сыном своего времени — вылилась в победу светского начала над церковным.
Во фреске «Афинская школа», олицетворяющей философию, Рафаэль
представил Платона и Аристотеля в окружении философов и ученых
различных периодов истории. Их жесты (один указывает на небо, другой — на
землю) характеризуют существо различий их учений. Справа в образе Евклида
Рафаэль изобразил своего великого современника архитектора Браманте; далее
6
представлены знаменитые астрономы и математики; у самого края правой
группы художник написал себя. На ступенях лестницы он изобразил
основателя школы киников Диогена, в левой группе — Сократа, Пифагора, на
переднем плане, в состоянии глубокой задумчивости, — Гераклита Эфесского.
По предположению некоторых исследователей, величественный и прекрасный
образ Платона был навеян незаурядным обликом Леонардо, а в Гераклите
Рафаэль запечатлел Микеланджело. Но как ни выразительны изображенные Рафаэлем индивидуальности, главным в росписи остается общая атмосфера
высокой духовности, ощущение силы и мощи человеческого духа и разума.
Платон с Аристотелем, как и прочие античные мудрецы, должны были
символизировать симпатии пап языческой античности. Размещенные свободно
в пространстве, в разнообразных ритме и движении, отдельные группы
объединены фигурами Аристотеля и Платона. Логика, абсолютная
устойчивость, ясность и простота композиции вызывают в зрителе впечатление
необычайной цельности и удивительной гармоничность. Во фреске «Парнас»,
олицетворяющей поэзию, изображен Аполлон в окружении муз и поэтов — от
Гомера и Сафо до Данте. Сложность композиции состояла в том, что фреска
«Парнас» размещена на стене, разорванной проемом окна. Изображением
женской фигуры, опирающейся на наличник, Рафаэль умело связал общую
композицию с формой окна. Образ Данте дважды повторяется во фресках
Рафаэля: первый раз он изобразил великого поэта в аллегории богословия,
чаще неверно именуемой «Диспута», среди художников и философов
кватроченто (Фра Анжелико, Савонаролы и др.). Четвертая фреска станцы
делла Сеньятура «Мера, мудрость и сила» посвящена юриспруденции.
Во второй комнате, называемой «станца Элиодора», Рафаэль написал
фрески на исторические и легендарные сюжеты, прославляющие римских пап:
«Изгнание Элиодора» — на сюжет Библии о том, как кара господня в образе
ангела — прекрасного всадника в золотых доспехах — обрушилась на
сирийского вождя Элиодора, пытавшегося похитить из Иерусалимского храма
золото, предназначенное для вдов и сирот. Рафаэль, работавший по заказу
Юлия II» не случайно обращается к этой теме: французы готовятся к походу в
Италию и папа напоминает о божьем наказании всех, кто посягнет на Рим.
Недаром Рафаэль ввел в композицию и изображение самого папы, которого
несут в кресле к поверженному преступнику. Прославлению пап, их
чудодейственной силе посвящены и другие фрески: «Месса в Больсене»,
«Встреча папы Льва I с Аттилой», — причем в первой папе приданы черты
Юлия II, и это один из самых выразительных его портретов, а в последней —
Льва XI. Во фресках второй станцы Рафаэль уделял большое внимание не
линейной архитектонике, а роли цвета и света. Особенно это видно на фреске
«Изведение апостола Петра из темницы». Трехкратное появление ангела в трех
сценах, изображенных на одной плоскости стены, в единой композиции (что
само по себе было архаическим приемом), представлено в сложном освещении
различных источников света: луны, факелов, сияния, исходящего от ангела,
создающих большое эмоциональное напряжение. Это одна из самых драматических и тонких по колориту фресок. Остальные фрески ватиканских
станц были написаны учениками Рафаэля по его эскизам.
Ученики помогали Рафаэлю и в росписи примыкавших к комнатам папы
лоджий Ватикана, расписанных по его эскизам и под его наблюдением
мотивами античных орнаментов, почерпнутых преимущественно из только что
открытых античных гротов (отсюда название «гротески»).
Рафаэль исполнял работы самых разных жанров. Его дар декоратора, а также
режиссера, рассказчика полностью проявился в серии из восьми картонов к
шпалерам для Сикстинской капеллы на сюжеты из жизни апостолов Петра и
Павла («Чудесный улов рыбы», например). Эти картины на протяжении XVII—
7
XVIII вв. служили для классицистов своего рода эталоном. Глубокое постижение Рафаэлем сути античности особенно видно в живописи римской виллы
Фарнезина, построенной по его проекту фреска «Триумф Галатеи», сцены из
сказки Апулея об Амуре и Психее).
Рафаэль был и величайшим портретистом своей эпохи, создавшим тот вид
изображения, в котором индивидуальное находится в тесном единстве с
типическим, где помимо определенных конкретных черт выступает образ
человека эпохи, что позволяет видеть в портретах Рафаэля исторические
портреты-типы («Папа Юлий II», «Лев X», друг художника писатель
Кастильоне, прекрасная «Донна Велата» и др.). И в его портретных изображениях, как правило, господствует внутренняя уравновешенность и гармония.
В конце жизни Рафаэль был непомерно загружен разнообразными
работами и заказами. Даже трудно представить, что все это мог исполнить
один человек. Он являлся центральной фигурой художественной жизни Рима,
после смерти Браманте (1514) стал главным архитектором собора св. Петра,
ведал археологическими раскопками в Риме и его окрестностях и охраной
античных памятников. Это неизбежно вызвало привлечение учеников и большого штата помощников при исполнении больших заказов. Рафаэль умер в
1520 г.; его преждевременная смерть была неожиданной для современников.
Прах его погребен в Пантеоне.
Микеланджело
Третий величайший мастер Высокого Возрождения — Микеланджело
— намного пережил Леонардо и Рафаэля. Первая половина его творческого
пути приходится на период расцвета искусства Высокого Ренессанса, а
вторая — на годы феодально-католической реакции. Из блестящей плеяды
художников Высокого Ренессанса Микеланджело превзошел всех
насыщенностью образов, гражданственным пафосом, чуткостью к смене
общественного настроения. Отсюда и творческое воплощение крушения
ренессансных идей.
Микеланджело Буонарроти (1475—1564) родился в Капрезе, в семье
подеста (градоправителя, судьи).
Юношеские годы
Обратимся к одному из этапов, охватывающему юношеские годы
Микеланджело,— от начала 1490-х годов до первой поездки в Рим в 1496 году.
Первые годы становления мастера прошли для него в довольно
благоприятных условиях. После того как тринадцатилетним мальчиком
Микеланджело вступил на путь художника и был отдан в обучение к
Гирландайо, он уже через год перешел в художественную школу в садах
Медичи при флорентийском монастыре Сан Марко. «Академия» в садах
Медичи была школой более высокого уровня. Не связанная с выполнением
официальных и частных заказов, она была лишена специфической цеховой
обстановки. Дух ремесленной мастерской уступал здесь место более свободной
и артистической атмосфере. Руководство мастерской со стороны опытного
скульптора Бертольдо ди Джованни обеспечивало ученикам не только
приобретение глубоких профессиональных знаний, но и восприятие лучших
традиций флорентийской пластики 15 столетия. Наконец, чрезвычайно много
8
значило для школы внимание со стороны Лоренцо Медичи и группировавшихся
вокруг него деятелей флорентийской культуры.
Уже в пятнадцатилетнем возрасте Микеланджело, очевидно, настолько
выделялся своим дарованием, что Лоренцо взял его под свое особое
покровительство. Поселив его у себя во дворце, он приобщил его к своему
окружению, среди которого выделялись глава школы неоплатоников философ
Марсилио Фичино и поэт Анджело Полициано.
Оба первых дошедших до нас скульптурных произведения Микеланджело
— рельефы. Быть может, это результат воздействия Бертольдо, сильнее
чувствовавшего себя в рельефе, нежели в круглой статуе, и одновременно дань
традиции: для 15 века рельеф был одним из самых важных разделов
скульптуры. Об одном из этих рельефов — о «Битве кентавров» — можно с
уверенностью сказать, что это пример самой «чистой» скульптуры, которую
только знает столь богатое памятниками пластики 15 столетие. Сюжет для этой
работы был предложен скульптору поэтом Анджело Полициано; в качестве
первоисточников его в пластическом искусстве исследователи называют
«Битву» Бертольдо во флорентийском Национальном музее и рельефные
композиции античных саркофагов. Микеланджеловская «Битва кентавров», по
существу, открыла собой новую эпоху в ренессансном искусстве, а для истории
скульптуры она была предвестником подлинной, революции. Особое значение
«Битвы кентавров» состоит также в том, что этот рельеф уже содержит в себе
своеобразную программу будущего творчества Микеланджело. В нем не только
нашла свое выражение ведущая тема его искусства — тема борьбы и
героического подвига,— здесь уже в немалой степени определился тип и облик
его героев, вызваны к жизни новые средства скульптурного языка.
Что касается первой по времени из этих двух работ — «Мадонны у
лестницы» (Флоренция, Каза Буонарроти), то Микеланджело близок в ней к
скульптурам 15 века разве только в самой технике низкого, чрезвычайно тонко
нюансированного рельефа, требующего от мастера виртуозного владения
пространственными планами в пределах очень незначительного возвышения
пластических масс над плоскостью фона.
Значение двух первых работ Микеланджело должно быть оценено также в
качестве важной вехи в эволюции ренессансного искусства в целом, в
частности, в формировании принципов искусства Высокого Возрождения.
Микеланджело не успел завершить свою работу над «Битвой кентавров»,
как смерть Лоренцо Медичи положила начало решительным изменениям не
только в судьбе молодого мастера, отныне оказавшегося предоставленным
самому.
Четыре года, отделяющих уход Микеланджело из садов Медичи от его
первой поездки в Рим, были периодом его дальнейшего духовного роста. Но
развитие его дарования не было таким стремительным, как можно было бы
ожидать после первых опытов Микеланджело в скульптуре. К сожалению,
сведения о работах этих лет неполны, так как большая их часть, притом
наиболее интересных, не сохранилась. В их числе статуя Геркулеса, уже в 16
9
веке попавшая во Францию и установленная перед замком Фонтенбло. Исчезли
и «Джованнино» (статуя юного Иоанна Крестителя) и «Спящий амур»,
приобретение которого римским кардиналом Риарио явилось поводом для
отъезда Микеланджело в 1496 году в Рим.
Начавшийся в 1496 году первый римский период открывает собой новый
этап в творчестве Микеланджело.
Быть может, ни для кого Рим не значил так много, как для Микеланджело,
масштабность творческого воображения которого нашла в величественных
памятниках Вечного города вдохновляющий пример. Увлечение Микеланджело
античной скульптурой было настолько велико, что на первых порах оно
заслонило в его работах присущий ему ярко выраженный личный отпечаток.
Пример тому — созданная в 1496—1497 годах статуя Вакха (Флоренция,
Национальный музей).
Подлинный Микеланджело начинается в Риме с его первого капитального
произведения, прославившего имя мастера по всей Италии,— с «Оплакивания
Христа» («Пьета») в соборе св. Петра. Группа эта создана в 1497—1501 годах;
некоторые исследователи связывают тему и идею этой работы с трагической
смертью Савонаролы, произведшей на Микеланджело глубокое впечатление.
В принципиальном плане микеланджеловское «Оплакивание» в соборе св.
Петра, будучи одним из характерных произведений первой, «классической»
фазы Высокого Возрождения, занимает в ренессансной скульптуре примерно
такое же место, какое в живописи заняла завершенная еще между 1490 и 1494
годами леонардовская «Мадонна в гроте». Обе эти работы сходны уже по
своему назначению: и картина Леонардо и группа Микеланджело — это
композиции, предназначенные для украшения алтаря церкви или капеллы. Как
всегда, обращают на себя внимание типичные для Микеланджело отклонения от
традиционного истолкования темы, смелые нарушения иконографических
канонов. Необычный для итальянской ренессансной скульптуры мотив —
изображение богоматери с телом мертвого Христа на коленях — восходит к
образцам североевропейской пластики 14 века.
Микеланджеловская «Пьета» — это первое в скульптуре развернуто программное произведение Высокого Ренессанса, представляющее собой
действительно новое слово и в содержании своих образов, и в их пластическом
воплощении. Здесь чувствуется связь с образами Леонардо, но все-же
Микеланджело пошел своим путем. В противовес спокойствию замкнутых и
идеальных образов Леонардо, Микеланджело уже по природе своего
драматического дарования тяготел к яркому выражению чувств.
Правда, пример гармонического равновесия леонардовских образов был,
очевидно, настолько неотразим, что в римской «Пьета» Микеланджело дал
необычайно сдержанное для себя решение. Однако это не помешало ему
сделать здесь важный шаг вперед. В отличие от Леонардо, в обликах
персонажей которого видны черты некоего общего идеального типа,
Микеланджело вносит в свои образы оттенок конкретной индивидуализации,
поэтому герои его при всей идеальной высоте и масштабности их образов
приобретают особый отпечаток своеобразной, почти личной характерности.
«Пьета» принадлежит к наиболее законченным работам Микеланджело —
она не только завершена во всех своих мельчайших деталях, но и вся до блеска
10
отполирована. Но это был традиционный прием, от которого Микеланджело
в данном случае еще не решился отойти.
Римская «Пьета» сделала Микеланджело первым скульптором Италии. Она
не только принесла ему славу — она помогла ему по-настоящему оценить свои
творческие силы, рост которых был настолько быстрым, что произведение это
очень скоро оказалось для него пройденным этапом, для этого нужен был лишь
повод.
Такой повод нашелся, когда в 1501 году, по возвращении Микеланджело из
Рима во Флоренцию, официальные представители цеховых кругов обратились к
нему с запросом относительно возможности использовать огромную глыбу
мрамора, в свое время неудачно начатую скульптором Агостино ди Дуччо. Как
ни изуродован был этот мраморный блок, Микеланджело сразу увидел в нем
своего «Давида». Несмотря на необычные размеры статуи (около пяти с
половиной метров) и на очень большие композиционные трудности, связанные
с необходимостью вписать фигуру в крайне неудобные габариты мраморной
глыбы, работа шла без задержек, и через два с небольшим года, в 1504 году,
была завершена.
Сама мысль Микеланджело воплотить в колоссальной статуе именно образ
Давида, который по общепринятой традиции (как об этом свидетельствовали
известные работы Донателло и Верроккьо) изображался в облике хрупкого
мальчика, воспринимается в данном случае уже не просто как нарушение
некоторых канонических правил, а как обретение мастером полной творческой
свободы в истолковании освященных многовековыми традициями мотивов.
Микеланджело уже в начальной фазе Высокого Возрождения в своем
«Давиде» дает пример слияния в неразрывное целое облика идеальной красоты
и человеческого характера, в котором главное — необыкновенно яркое
воплощение отваги и концентрированной воли. В статуе выражена не только
готовность к жестокой и опасной борьбе, но и непоколебимая уверенность в
победе.
То место, которое микеланджеловский «Давид» занял в скульптуре, в
живописи должна была занять его «Битва при Кашине», над которой он работал
в 1504—1506 годах. Сам масштаб этой фресковой композиции в
предрасполагал, в случае реализации этого замысла, к созданию выдающегося
образа монументальной стенописи. К сожалению, Микеланджело, как и его
соперник Леонардо, работавший в то время над «Битвой при Ангиари», не
пошел дальше картона.
О том, как выглядел сам картон, свидетельствует Вазари, отмечающий, что
фигуры в нем были исполнены «различными манерами: одна очерченная углем,
другая нарисованная штрихами, а иная оттушеванная и высветленная белилами
— так хотелось ему [Микеланджело] показать все, что он умел в этом
искусстве».
В 1505 году Микеланджело был призван Юлием II в Рим, где он создал
проект папской гробницы. После того как папа охладел к этому замыслу,
Микеланджело, не снеся оскорбительного обращения, в апреле 1506 года
самовольно покинул Рим и вернулся во Флоренцию, где находился до начала
ноября этого года. Микеланджело приступил к выполнению очень крупного
заказа, полученного им здесь еще в 1503 году, когда он взял на себя
обязательство исполнить двенадцать больших статуй апостолов для
Флорентийского собора. Но позже, не успев закончить работу над первой из
статуй - "Матфеем", Микеланджело вынужден был пойти на примирение с
11
папой. Далее последовали работа в Болонье над бронзовой статуей Юлия II, а
затем отъезд в Рим, вследствие чего работа над статуями апостолов для
Флорентийского собора уже не возобновлялась.
«Матфей» обращает на себя внимание уже своим масштабом. Высотой (2,62
м) он значительно превышает величину натуры — этот обычный эталон
ренессансных скульптур. Такой масштаб в соединении со свойственной
Микеланджело крупной пластикой форм придает «Матфею» очень большую
монументальную выразительность. Но главное в нем — новое понимание
образа и связанные с этим черты нового пластического языка, что и позволяет
считать эту скульптуру огромным шагом вперед сравнительно с римской
«Пьета» и «Давидом».
Говоря от "Матфее", который не был и наполовину закончен, можно сказать,
что он захватывает зрителя каким-то новым яростным драматизмом. Если в
«Давиде» драматический накал образа был оправдан сюжетно — мобилизация
всех сил героя для смертельной схватки, то в «Матфее» это идея внутреннего
трагического конфликта. Впервые в ренессансном искусстве мастер изображает
героя, душевные импульсы которого выходят из-под власти человеческой воли.
Сикстинский плафон
Задача, которую Микеланджело предстояло решить в росписи
сикстинского потолка, была очень трудна. Во-первых, это была плафонная
роспись, а здесь опыт ренессансных мастеров был меньшим, чем в обычной
стенописи. Потолок Сикстинской капеллы вместе с прилегающими к нему
люнетами составляет около шестисот квадратных метров! Уже одна выработка
общего композиционного замысла росписи представляла собой сложнейшую
проблему.
Здесь простая разреженная композиция с немногими обособленными
фигурами (как это было принято ранее) сменилась сложнейшей по своему
построению росписью, состоящей из многих эпизодов и индивидуальных
образов, включающей огромное количество фигур. Микеланджело решил
поставленную перед ним проблему во всеоружии своего владения основами
всех пластических искусств. В этой первой его крупной живописной работе, по
существу, впервые раскрылось и его дарование архитектора. Поскольку отказ от
первого варианта росписи означал также отказ от подчинения архитектурным
формам Сикстинской капеллы — вытянутого в длину помещения со сводчатым
потолком невыгодных для росписи пропорций, постольку Микеланджело
пришлось средствами живописи создать для своей росписи собственную
архитектурную основу, на которую возложена главная организующая функция.
Эта архитектура расчленяет роспись на отдельные составные части, каждая из
которых обладает самостоятельной законченностью, а во взаимодействии с
другими частями образует редкое по ясной структуре и логике целое.
Микеланджело применял как средства планиметрического расчленения росписи,
так и средства пластической выразительности, в частности, различная степень
рельефности или глубинности того или иного изображения.
В росписи сикстинского плафона мы обнаруживаем яркое проявление
свойственного Микеланджело «этического максимализма». Исполненный
высокого гуманистического пафоса мастер менее всего склонен идти на какиелибо даже внешние компромиссы с официальной церковностью.
12
В тесной взаимосвязи с эволюцией идейно-содержательных принципов
росписи шла и эволюция ее изобразительного языка. Известно, что
композиционный строй главных сцен — «историй» — был найден художником
не сразу, а в самом процессе работы. Закончив три первые по времени
исполнения сцены — «Опьянение Ноя», «Потоп» и «Жертвоприношение Ноя»,
— Микеланджело разобрал леса, что позволило ему проверить условия
восприятия фресок зрителем. Он убедился при этом, что выбрал для фигур
недостаточно крупный масштаб, а в «Потопе» и в «Жертвоприношении Ноя»
перенасытил композиции фигурами, — при большой высоте свода это ухудшало
их обзор. В последующих эпизодах он избежал подобного недостатка, укрупнив
фигуры и уменьшив их число, а также введя важные изменения в
стилистические приемы росписи.
Сикстинский плафон стал всеобъемлющим воплощением Высокого
Возрождения - его гармонического начала и его конфликтов, идеальных
человеческих типов и сливающихся с этой идеальной основой ярких характеров.
В последующих произведениях Микеланджело придется наблюдать процесс
неуклонного нарастания противоречий времени, осознания неосуществимости
ренессансных идеалов, а в дальнейшем - их трагическое крушение.
Гробница Юлия II
То место, которое в живописи Микеланджело заняла роспись потолка
Сикстинской капеллы, в его скульптуре могла занять гробница Юлия II. Однако
целый ряд различных обстоятельств явился причиной того, что этот памятник
не был осуществлен в своем первоначальном замысле. Многие десятилетия
работы над надгробием привели к созданию нескольких, по существу своему
разнородных скульптурных циклов, которые представляют во многом уже
самостоятельную ценность.
Первоначальный замысел, относящийся к 1505 году, отличался таким
чрезмерным количеством скульптурных работ, что вряд ли мог быть
осуществим. Микеланджело задумал ее как двухъярусный мавзолей,
украшенный статуями и рельефами, причем все работы он намеревался
выполнить собственноручно. Однако в последующем им было решено
сократить количество скульптур и уменьшить размеры гробницы, что было
вынужденной мерой.
В 1513 году, завершив роспись Сискстинского плафона, Микеланджело
приступил к работе над скульптурами второго варианта гробницы - к статуям
"Пленников". Эти произведения вместе с относящимся к 1515-1516 годам
"Моисеем" обозначают новый важный этап в творчестве Микеланджело.
Зрелый мастер.
Вскоре после окончания работ в Сикстине умер Юлий II и его наследники
возвратились к мысли о надгробии. В 1513— 1516 гг. Микеланджело исполняет
фигуру Моисея и рабов (пленников) для этого надгробия. По его проекту
ученики скульптора потом соорудили настенную гробницу, в нижнем ярусе
которой и была помещена фигура Моисея. Образ Моисея — один из самых
сильных в творчестве зрелого мастера. Он вложил в него мечту о вожде
мудром, смелом, полном титанических сил, экспрессии, воли — качеств, столь
необходимых тогда для объединения его родины, фигуры рабов не вошли в
окончательный вариант гробницы. Возможно, они имели какое-то
13
аллегорическое значение (искусство в плену после смерти папы? — есть и
такое их толкование). «Скованный раб», «Умирающий раб» передают разные
состояния человека, разные стадии борьбы: мощный порыв в желании
освободиться от пут, бессилие («Скованный раб»), последний вздох,
замирающую жизнь в прекрасном, но уже коченеющем теле («Умирающий
раб»).
С 1520 по 1534 г. Микеланджело работает над одним из самых
значительных и самых трагических скульптурных произведений — над
гробницей Медичи (флорентийская церковь Сан Лоренцо), выражающей все
переживания, выпавшие в этот период на долю и самого мастера, и его родного
города, и всей страны в целом. С конца 20-х годов Италия буквально
раздиралась как внешними, так и внутренними врагами. В 1527 г. наемные солдаты разгромили Рим, протестанты разграбили католические святыни вечного
города. Флорентийская буржуазия свергает Медичи, правивших вновь с 1510
г., после смерти Пьетро Содерини, но папа идет на Флоренцию походом.
Флоренция готовится к обороне, Микеланджело стоит во главе строительства
военных укреплений, испытывает настроения смятения, отчаяния, уезжает —
буквально бежит из Флоренции, узнав о готовящейся измене ее кондотьера,
вновь возвращается в родной город, чтобы оказаться свидетелем его разгрома.
В начавшемся страшном терроре погибли многие друзья Микеланджело, а сам
он вынужден был некоторое время жить изгнанником.
В настроении тяжелейшего пессимизма, в состоянии усиливающейся
глубокой религиозности и работает Микеланджело над гробницей Медичи. Он
сам сооружает пристройку к флорентийской церкви Сан Лоренцо —
небольшое, но очень высокое помещение, перекрытое куполом, и оформляет
две стены сакристии (ее внутреннего помещения) скульптурными
надгробиями. Одну стену украшает фигура Лоренцо, противоположную —
Джулиано, а внизу у их ног размещает саркофаги, украшенные аллегорическими скульптурными изображениями — символами быстротекущего
времени: «Утра» и «Вечера» — в надгробии Лоренцо, «Ночи» и «Дня» — в
надгробии Джулиано. Оба изображения — Лоренцо и Джулиано — не имеют
портретного сходства, чем отличаются от традиционных решений XV века.
Микеланджело подчеркивает выражение усталости и меланхолии в лице
Джулиано и тяжкое раздумье, граничащее с отчаянием, — у Лоренцо, считая
не обязательным точную передачу черт в лицах герцогов. Для него важнее
философская идея противопоставления жизни и смерти, облеченная в
поэтическую форму. Чувство беспокойства, тревоги исходит от образов
Лоренцо и Джулиано. Это достигается и самой композицией: фигуры
посажены в тесное пространство ниш, как бы стиснуты пилястрами. Этот
беспокойный ритм еще усиливается позами аллегорических фигур времени
суток: напряженные изогнутые тела как бы скатываются с покатых крышек
саркофагов, не находя опоры, их головы пересекают карнизы, нарушая
тектонику стен. Все эти диссонансные ноты, подчеркивающие состояние
надломленности, нарушают архитектоническую гармонию Ренессанса и
являются предвестием новой эпохи в искусстве. В капелле Медичи
архитектурные формы и пластические образы находятся в нерасторжимой
связи, выражая единую идею.
Еще папа Климент VII незадолго до своей смерти, воспользовавшись
одним из приездов Микеланджело в Рим, предлагал ему расписать алтарную
стену Сикстинской капеллы изображением «Страшного суда». Занятый в то
время статуями для капеллы Медичи во Флоренции, скульптор ответил
отказом. Павел III тотчас после своего избрания стал настойчиво требовать от
Микеланджело исполнения своего замысла, и в 1534 г., прервав работу над
гробницей, которую он завершил только в 1545 г., Микеланджело уезжает в
Рим, где приступает ко второй работе в Сикстинской капелле — к росписи
14
«Страшный суд» (1535—1541) — грандиозному творению, выразившему
трагедию человеческого рода. Черты новой художественной системы
проявились в этой работе Микеланджело еще ярче. Творящий суд, карающий
Христос помещен в центре композиции, а вокруг него во вращательном
круговом движении изображены низвергающиеся в ад грешники, возносящиеся
в рай праведники, встающие из могил на божий суд мертвецы. Все полно
ужаса, отчаяния, гнева, смятения. Даже Мария, предстательствующая за людей,
боится своего грозного сына и отворачивается от его руки, неумолимо
отделяющей грешников от праведников. Сложные ракурсы переплетенных,
закрученных в клубок тел, крайний динамизм, повышенная экспрессия,
создающие выражение беспокойства, тревоги, смятения, — все это черты,
глубоко чуждые Высокому Возрождению, как чужда ему и сама трактовка
темы «Страшного суда» (вместо торжества справедливости над злом —
катастрофа, крушение мира).
Живописец, скульптор, поэт, Микеланджело был также и гениальным
архитектором. Им исполнена лестница флорентийской библиотеки
Лауренцианы, оформлена площадь Капитолия в Риме, возведены ворота Пия
(Porta Pia), с 1546 г. он работает над собором св. Петра, начатым еще Браманте.
Микеланджело принадлежит рисунок и чертеж купола, который был исполнен
уже после смерти мастера и до сих пор является одной из главных точек в
панораме города.
Два последних десятилетия жизни Микеланджело приходятся на тот
период, когда в Италии искореняются черты свободомыслия великой
гуманистической эпохи Ренессанса. По настоянию инквизиции, посчитавшей
непристойным такое количество обнаженных тел во фреске «Страшный суд»,
ученик Микеланджело Даниеле де Вольтерра записывает некоторые фигуры.
Последние годы жизни Микеланджело — это годы утраты надежд, потери
близких и друзей, время его полного духовного одиночества. Но это и время
создания самых сильных по трагичности мироощущения и по лаконизму
выражения произведений, свидетельствующих о его неумирающем гении. В
основном это скульптурные композиции и рисунки (в графике Микеланджело
был таким же величайшим мастером, как Леонардо и Рафаэль) на тему «Оплакивание» и «Распятие».
Микеланджело умер в Риме в возрасте 89 лет. Тело его было вывезено ночью во
Флоренцию и погребено в старейшей церкви родного города Санта Кроче.
Историческое значение искусства Микеланджело, его воздействие на
современников и на последующие эпохи трудно переоценить. Некоторые
зарубежные исследователи трактуют его как первого художника и архитектора
барокко. Но более всего он интересен как носитель великих реалистических
традиций Ренессанса.
15
Литература
1. Ильина Т.В. История Искусств: Западно-Европейское искусство: Учеб. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1993. – 336 с.: ил.
2. Роберт Уоллэйс. Мир Леонардо.1452-1519./Пер. с англ. М. Карасевой.- М:
«Терра», 1997.-192 с.: ил. – (Библиотека искусства).
3. Из истории культуры Средних веков и Возрождения.
Издательство "Наука", М 1976 г.
4. 50 биографий мастеров западно - европейского искусства.
Издательство "Советский художник", Ленинград 1965 г.
16
Download