О СПЕЦИФИКЕ РАБОТЫ С МУЗЫКОЙ В ОСОБОМ ТЕАТРЕ

advertisement
О СПЕЦИФИКЕ РАБОТЫ С МУЗЫКОЙ В ОСОБОМ ТЕАТРЕ
БАБИЧ Н.Ф.
г. Москва, Академия переподготовки
работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ)
В современном социокультурном пространстве музыка
поистине вездесуща. Музыка создает альтернативное эмоциональное
пространство и дополнительный объем общей слуховой информации.
В бытовом контексте музыка чаще всего используется как средство
развлечения. Такую же функцию выполняет музыка и в сфере
досуговой деятельности – кружках по интересам, студиях здоровья, а
также и в специализированной области воспитательной, развивающей
и образовательной деятельности. Однако музыка может занимать, на
наш взгляд, более значимое место, чем просто обеспечивать звуковой
фон. Особенно в контексте задачи вовлечения детей с ограниченными
возможностями здоровья в активное социокультурное пространство, в
котором создается развивающая творческая среда. Не случайно же
музыку называют языком души (А. Серов), языком чувств.
Обратившись к праформам музыкальной деятельности человека,
изучению архаичных источников, из которых выросли модальность и
ладовость, специальная педагогика получит мощный инструмент
развития и регуляции эмоций. Такой подход приведет к совершенно
иным результатам, нежели пассивные формы использования музыки в
качестве фона.
1. Музыка в социокультурном пространстве. Формы и
эффективность влияния.
Не секрет, что многим руководителям студий различной
направленности, от театральной до кружков вышивания, приходится,
так или иначе, сталкиваться с задачей создания определенного
эмоционального настроя занятия с помощью звуков, а именно, с
помощью
музыки.
Что
может
сделать
профессионально
неподготовленный в музыкальной области педагог? Первый путь –
просить о помощи музыканта, второй – подбирать фонограмму на
свой вкус. Но и музыкант, не владеющий сведениями о тех, кому
предназначена музыка, подбирает произведения, исходя из своих
собственных предпочтений. С этого момента и начинается «зона
риска». Компромиссный путь – консультирование и совместная
работа педагога и музыканта по составлению специальных фонограмм
с учетом тематики и состава группы – мог бы значительно улучшить
ситуацию. Однако, лучше научиться владеть навыками и принципами
подбора музыки самому педагогу. Ведь то, что подойдет одному
ребенку, может быть противопоказано другому.
В развивающих детских группах есть форма музыкальных
занятий с инструментами. Детям 3-5 лет выдаются различные ударные
и звенящие инструменты, детей строят в рядок, за пианино садится
концертмейстер и начинает «Клоунов» Шостаковича. Детям
показывают, куда и как надо попадать своими «шумелками».
Еще один пример, более близкий к нашей теме – режиссер
самодеятельного театра. Распространенная практика использования
музыки в спектакле – компиляция музыкальных отрывков по
принципу аналогии. В лирической сцене – лирическая музыка, в
грустной сцене – грустная музыка, драматической сцене –
драматическая музыка и т.п.
В приведенных примерах есть одно общее качество, которое
дает похожие результаты: музыка используется обильно, но
однопланово, и эффект от ее использования получается низкий.
Подход,
который
мы
хотели
бы
предложить,
–
исследовательский и в какой-то мере даже самоисследовательский.
Это изучение истоков музыкальной культуры, изучение генезиса
музыкальных форм и особенностей бытования музыки в социуме. При
таком подходе открываются те слои, те закономерности
взаимодействия ритма и мелодии в их имманентной связи, которые
так необходимы на первых этапах развития эмоциональности
человека. Именно исторический подход в музыкальном развитии дает
возможность последовательного, шаг за шагом, музыкального и
эмоционального взросления слуха и души ребенка.
В своем развитии звуковая культура каждого народа проходит
несколько этапов, от выделения звуков как таковых до организации их
в ладово-ритмическую систему. Если стратегию занятий построить,
исходя из принципов «от простого к сложному», «от архаики к
современности», «от экмелики до лада и тональности», тогда будут
созданы условия для последовательного погружения в музыкальную
культуру. Постепенное погружение дает возможность пройти весь
путь вызревания эмоциональности в человеке, от начальных
переживаний до оформленных эмоций. Результат такого
последовательного погружения и фундирования музыкальных эмоций
будет иным, педагогический эффект неизмеримо вырастет.
2. Музыка в пространстве особого театра
Музыка в театре живет с самого его зарождения. Достаточно
сказать об одной из древнейших форм синкретического театра –
обрядовой танцевальной песне, или песне-танце, которая сохранилась
в несколько осовремененном виде в фольклоре многих народов, в
более аутентичном виде – у народов Севера, в традициях
южноамериканских индейцев, у индусов и др.
Проблематичным остается на сегодняшний день вопрос о
специфике использования музыки в «особом театре» - театре людей с
нарушениями развития. Эта специфика рождается из функциональной
двунаправленности задач такого театра. Первый аспект касается
воздействия на зрителя средствами театра. Под средствами театра
понимается весь ряд выразительных и технологических средств, таких
как музыка, сценография, пластическая выразительность, актерская
игра, драматургия и т.д. В рамках данной статьи заметим только, что и
для «нормального» профессионального, и для особого театра
принципы использования музыки в театре и способы эмоционального
воздействия с помощью музыки на зрителя, в основном, едины.
Однако функции особого театра не сводятся лишь к ряду
эстетических задач. Каждый особый театр имеет другую,
реабилитационную сторону своей деятельности. Можно использовать
театральные средства в терапевтических и реабилитационных целях и
при этом никогда не стремиться к созданию театрального
произведения, пригодного для показа «внешнему» зрителю. Баланс
этих двух направлений деятельности – художественного и
реабилитационного – и создает проблематику сегодняшнего особого
театра. Немалая роль в решении реабилитационных задач
принадлежит музыке.
3. Музыка исполняемая и воспроизводимая.
Сегодня в театре существуют две формы: музыка, исполняемая
«вживую», и музыкальная «фонограмма». Эти формы и их сочетание
влияют на стилистику спектакля, а иногда и определяют ее. Однако
есть одна существенная деталь, влияющая на выбор режиссера –
качество исполнения. Что выгоднее - включить «фонограмму» Яши
Хейфеца или слышать неумелое пиликанье на скрипке актерасамоучки - вопрос риторический. Но у этого вопроса в особом театре
есть вторая сторона. Выгоднее для чего или кого? Для качества
спектакля или для реабилитации актера-самоучки?
Здесь уместно вспомнить о том факте, что актер в
«дорежиссерском» театре был и акробатом, и клоуном, и бутафором,
и исполнителем музыки, словом, универсальным лицедеем. Эта
профессия возвышала человека, демонстрируя разнообразие его
талантов. И главное, на сцене был один из тех, кто толпился перед
подмостками, но выгодно отличался от них своими умениями. Не тот
же ли самый эффект происходит и сейчас, когда в зале сидит
«особый» зритель и наблюдает за одним из себе подобных на сцене,
умеющем пиликать на скрипке? В основе этого воздействия лежит
создание условий для мотивации самореализации, направленной на
развитие индивидуальных способностей особого актера. Итак, что на
чаше весов – высокое искусство или особое творчество?
4. Искусство или творчество.
Чтобы творить искусство, надо быть мастером. Не будем
забывать, что искусство – это мастерское исполнение чего-либо.
Случается, что ради результата искусства из процесса репетиций
исчезает творчество. Это бывает связано с завышением,
неадекватностью задач, поставленных режиссером или педагогом
перед некоторыми актерами. И если в профессиональном театре это
явление, несмотря ни на что, иногда может стать развивающим
фактором для актера, то в особом театре требование нормативного
качества от особого актера не всегда уместно и корректно. При таком
подходе актера натаскивают на действия, буквально дрессируют без
всякого намека на творчество или развитие.
Другая крайность – «вечное» репетирование. Существуют этапы
творчества, которые могут быть интересны и полезны так
называемому «внутреннему» зрителю, т.е. участнику действия. На
таком этапе все внимание направлено на внутренние процессы,
происходящие с актерами, на самопознание актера. Для вынесения
работы на «внешнего» зрителя не хватает сценических составляющих,
в основе которых лежат глобальные понятия – цельность и внятность
сценического
действия,
органичность
музыкального
и
сценографического решений, учет зрительского восприятия.
На этом этапе «пробуксовывают» многие самодеятельные
коллективы, которые не могут пробиться к новому качеству. Один из
выходов для таких коллективов – создание интегрированной
театральной группы, способной наработать высокое качество
актерской игры и вписать особого актера в действие без ущерба для
общего качества. Примером такого коллектива можно назвать
театральную интегрированную группу «Круг», которая результатами
своей деятельности демонстрирует наиболее удачное совмещение
этих двух позиций - искусства и творчества. Интегрированная
театральная группа «Круг» (худ. рук. и реж. Н. Попова) и «Круг -2»
(худ. рук. и реж. А Афонин) строит свое творчество на принципах
адекватной вписанности профессионалов и особых актеров в единый
процесс, основанный на импровизационном подходе. Актеры
стремятся к универсальности, они поют, танцуют, декламируют.
Обучение игре на любом музыкальном инструменте требует
времени и усилий не только особого актера. Если говорить об
индивидуальном творчестве, то процесс может затянуться на долгие
годы, так и не приведя к высоким исполнительским результатам.
Одной из причин этого может стать неправильно выбранный
инструмент. Предлагая выбор, желательно изучить индивидуальные
возможности актера, степень обучаемости. Для актера с
ограничениями сужается и арсенал средств исполнения. Стоило бы
сразу отказаться от инструментов, сложных в техническом освоении,
таких как профессиональные инструменты симфонического оркестра.
(Впрочем, использовать эти инструменты можно в непривычном для
них качестве для создания определенного звукового образа, как это
часто делают в современном искусстве.) Лучше хорошо освоить
несколько «простых», нежели это время посвятить навыку извлечения
нескольких звуков из одного «сложного».
Всегда можно предположить, учитывая коррекционные задачи,
какой инструмент «пойдет» у того или иного актера успешнее.
Нехитрый анализ возможностей может дать более-менее
правдоподобную картину будущего исполнительского состава. В
свою очередь, это может обуславливать стилистику целого спектакля.
Так, если оркестр состоит по большей части из ритмико-шумовой
основы или близок к фольклорному составу, музыкальное решение
может влиять не только на колорит, но и на жанр сценического
произведения.
Групповое музицирование на сцене особого театра имеет
множество преимуществ перед индивидуальным. Во-первых, в группе
намного легче преодолевается стрессовая ситуация выступления
перед зрителем. Во-вторых, коммуникативная направленность задач в
ансамблевом музицировании способствует развитию периферийного
внимания, способности к выполнению совместных действий, что
часто бывает проблемным местом у особых исполнителей и может
выполнять реабилитационные задачи. В-третьих, появляются условия
для оценки своего творчества в сравнении с остальными участниками.
В-четвертых, игра в ансамбле позволяет распределить партии по
силам исполнителей, что часто дает положительный опыт
совместного творчества и возможность равномерно развивать навыки
каждого.
Как один из развивающих стилей группового музыкального
творчества – фольклорный акцент в инструментарии и репертуаре –
предлагает проверенные временем формы сочетания группового и
индивидуального высказывания на инструментах довольно простых
конструкций. Эти формы можно сравнить с архетипами сознания.
Позиция режиссера решает все. Поэтому перед ним стоит задача
разобраться пусть в ограниченных, но все же, достаточно широких, на
наш взгляд, возможностях музыкальной стороны в создании
пространства особого театра.
5. Принципы музыкального воспитания актера особого театра.
Подводя итог всему сказанному, можно выделить ряд
принципов, которые, на наш взгляд, смогли бы сфокусировать
направленность деятельности педагогов, режиссеров и музыкантов в
рамках специфических музыкальных задач особого театра.
Главный принцип – раскрытие в творчестве уникальной,
неповторимой стороны индивидуальности актера.
Второй вытекает из первого – от актера к материалу, а не
наоборот, как в профессиональном театре.
Третий вытекает из первых двух – индивидуальный подход к
выбору репертуара и инструментария.
Четвертый – групповое творчество как развивающая среда.
Пятый – фольклорная основа творчества как наиболее
доступная форма самовыражения.
Хочется выразить надежду, что данные принципы и
методология работы с музыкой в театре окажутся полезными и
универсальными для многих социокультурных практик.
Download